Points clés
1. Théorie musicale : Une approche structurée pour comprendre l'harmonie, la mélodie et le rythme
Loin de vampiriser votre créativité affective, apprendre à penser la musique vous offre un point de départ, un espace dans lequel travailler.
La théorie musicale démystifiée. La théorie musicale ne vise pas à étouffer la créativité ; c'est un ensemble d'outils pour comprendre et élargir votre potentiel musical. Elle fournit un cadre pour analyser, communiquer et créer de la musique, quel que soit votre instrument ou votre genre. En saisissant les fondamentaux de l'harmonie, de la mélodie et du rythme, les musiciens peuvent faire des choix plus éclairés et expressifs.
Application universelle. La théorie musicale s'applique à tous les instruments et styles musicaux. Bien que le clavier de piano soit souvent utilisé pour illustrer des concepts théoriques en raison de sa disposition visuelle, les principes de la théorie musicale sont universels. Comprendre ces principes permet aux musiciens de communiquer efficacement et de collaborer à travers différents instruments et genres.
Apprentissage structuré. Ce livre vise à fournir une approche structurée et accessible pour apprendre la théorie musicale. Il souligne l'importance de comprendre les concepts sous-jacents plutôt que de simplement mémoriser des règles. En déconstruisant des structures complexes et en s'appuyant sur des connaissances fondamentales, les lecteurs peuvent développer une appréciation plus profonde de l'art musical.
2. Notes, accordage et intervalles : Les fondements du langage musical
Les intervalles ne sont bons que par les vraies notes dont ils sont composés, et la musique n'est bonne que par les expressions linguistiques qu'elle comprend.
Les éléments fondamentaux du son. Les éléments fondamentaux de la musique incluent les notes, l'accordage et les intervalles. Les notes sont des hauteurs spécifiques nommées, l'accordage établit une référence de hauteur standardisée (La4 = 440 Hz), et les intervalles définissent les relations entre les notes. Comprendre ces éléments est crucial pour appréhender l'harmonie et la mélodie.
Tempérament égal à 12 tons. Le système 12-TET divise l'octave en douze parties égales, créant les douze notes utilisées dans la musique occidentale. Ce système permet une intonation cohérente à travers toutes les tonalités, permettant aux instruments à hauteur fixe comme les pianos et les guitares de jouer dans n'importe quelle tonalité. La plus petite distance est de 1/12 de l'octave, ou un demi-ton (un pas).
Intervalles définis. Un intervalle est la distance entre deux notes, et chaque intervalle a un son et une fonction harmonique uniques. Les intervalles peuvent être majeurs, mineurs, parfaits, augmentés ou diminués, et ils sont essentiels pour définir les gammes, les accords et les mélodies. Maîtriser les intervalles est une quête de toute une vie qui approfondit la compréhension de la musique.
3. Gammes et modes : Définir des espaces harmoniques
Pour le dire aussi simplement que possible, une gamme est une collection abstraite de notes et les relations entre ces notes ou hauteurs.
Les gammes comme cadres harmoniques. Les gammes sont des collections abstraites de notes qui définissent un espace harmonique. Elles fournissent un cadre pour créer des mélodies, des harmonies et des progressions d'accords. Comprendre les gammes est essentiel tant pour la composition que pour l'improvisation.
Gammes pentatoniques et diatoniques. Les deux types principaux de gammes sont les gammes pentatoniques (cinq notes) et diatoniques (sept notes). La gamme pentatonique mineure est une base du blues et du rock, tandis que la gamme majeure est le fondement de la musique occidentale. Les variations de ces gammes, telles que les gammes mineures harmoniques et mélodiques, offrent des possibilités harmoniques supplémentaires.
Modes comme variations. Les modes sont des variations d'une gamme créées en réorientant la note fondamentale. Chaque mode a un son et une fonction harmonique uniques. Comprendre les modes permet aux musiciens d'explorer différentes couleurs tonales et de créer une musique plus expressive.
4. Accords : Les éléments constitutifs de l'harmonie
Un accord, dans sa forme la plus basique, est simplement une unité musicale composée de plus d'une note jouée en même temps.
Accords définis. Un accord est une combinaison de deux ou plusieurs notes jouées simultanément. Les accords sont construits à partir de gammes et sont définis par leurs relations d'intervalle avec la note fondamentale. Comprendre les types et les qualités d'accords est essentiel pour créer des structures harmoniques.
Triades et quadades. Les types d'accords les plus courants sont les triades (accords à trois notes) et les quadades (accords à quatre notes). Les triades incluent les accords majeurs, mineurs, augmentés et diminués, tandis que les quadades incluent les accords de septième, qui ajoutent un intervalle de septième à la triade.
Qualités des accords. Les accords ont différentes qualités, telles que majeur, mineur et dominant, qui déterminent leur son et leur fonction dans une progression d'accords. Comprendre les qualités des accords permet aux musiciens de créer une large gamme d'effets harmoniques.
5. Rythme : L'art basé sur le temps de la musique
Une compréhension du rôle du temps et de la durée dans la musique est essentielle puisque la musique est, après tout, un art basé sur le temps.
L'importance du rythme. Le rythme est l'organisation des sons dans le temps. Il englobe des éléments tels que les signatures temporelles, le tempo et les durées des notes. Développer un sens aigu du rythme est crucial pour tous les musiciens.
Signatures temporelles et tempo. La signature temporelle définit la structure d'une mesure de musique, indiquant le nombre de temps et leurs valeurs de note. Le tempo détermine la vitesse des temps, mesurée en battements par minute (BPM).
Sous-divisions et syncopes. Les temps peuvent être sous-divisés en unités plus petites, telles que les croches et les doubles croches. La syncope implique de jouer des temps faibles ou de sauter des temps pour créer un intérêt rythmique et une tension.
6. Créer du mouvement : Timbre, dynamiques et consonance
Un véritable mouvement nécessite que, plus souvent qu'à son tour, des sons dissonants soient produits – c'est-à-dire des sons qui tendent vers la tension, des sons difficiles, surprenants, voire durs.
Au-delà des notes et du rythme. Créer une musique captivante implique plus que de choisir les bonnes notes et rythmes. Le timbre, les dynamiques et la consonance/dissonance jouent des rôles cruciaux dans la façon dont une pièce impacte émotionnellement.
Timbre et dynamiques. Le timbre fait référence à la couleur ou à la qualité d'un son, tandis que les dynamiques se réfèrent à son volume. Manipuler ces éléments peut créer tension, relâchement et effets dramatiques.
Consonance et dissonance. La consonance fait référence à des sons qui sont stables et agréables, tandis que la dissonance fait référence à des sons qui créent tension et instabilité. Un équilibre entre consonance et dissonance est essentiel pour créer du mouvement musical et de l'intérêt.
7. Composition : Structurer des idées musicales
La véritable beauté vient de la compréhension.
Composition définie. La composition est la création intentionnelle de structures musicales répétables. Elle implique l'organisation des sons en motifs d'harmonie, de mélodie et de rythme. Les compositeurs utilisent la théorie musicale pour créer et manipuler ces structures.
Improvisation vs. composition. L'improvisation est similaire à la composition, mais elle est créée spontanément en temps réel. Les improvisateurs s'appuient sur leur connaissance de la théorie musicale et leur capacité à prendre des décisions rapides.
Relativité des notes. La fonction d'une note dépend de son contexte au sein d'un accord, d'une gamme ou d'une tonalité. Comprendre la relativité des notes est essentiel pour créer une musique significative et expressive.
8. Progressions d'accords : Le cœur du mouvement musical
Une mélodie forte est essentielle à une bonne musique.
Progressions d'accords définies. Une progression d'accords est une série d'accords joués dans un ordre spécifique. Les progressions d'accords créent un sens de mouvement et de direction dans la musique. Elles impliquent généralement un accord tonique, des accords sous-dominants et des accords dominants.
Progressions courantes. Les progressions d'accords courantes incluent I-IV-V, ii-V-I, et leurs variations. Ces progressions fournissent une base pour d'innombrables chansons dans divers genres.
Extension des progressions. Les progressions d'accords peuvent être étendues en ajoutant des accords, en substituant des accords ou en changeant de tonalité. Ces techniques permettent aux compositeurs de créer des structures harmoniques plus complexes et intéressantes.
9. Substitutions d'accords : Élargir les possibilités harmoniques
L'objectif d'apprendre les gammes et leurs modes est de pouvoir les utiliser, et cela signifie être capable de les entendre vraiment et de savoir, par leur nom, ce qu'elles sonneront et comment elles se sentiront.
Substitution d'accords définie. La substitution d'accords implique de remplacer un accord par un autre qui remplit une fonction similaire dans une progression. Cette technique permet aux musiciens de créer de nouvelles couleurs et textures harmoniques.
Techniques de substitution. Les techniques de substitution d'accords courantes incluent la substitution par famille d'accords, la substitution de triton et la substitution modale. Chaque technique offre des possibilités uniques de réharmonisation.
Chromatisme et accords altérés. Le chromatisme implique l'introduction de notes extérieures à la tonalité pour créer dissonance et tension. Les accords altérés, qui contiennent des notes chromatiquement altérées, sont souvent utilisés dans le jazz pour ajouter complexité et sophistication.
10. Improvisation : Accords-gammes, chromatisme et au-delà
Enfin, la théorie musicale utilise l'intellect pour amplifier votre potentiel créatif et l'aider à se réaliser.
Improvisation définie. L'improvisation est l'art de créer de la musique spontanément en temps réel. Elle nécessite une compréhension approfondie de la théorie musicale, une oreille fine et la capacité à prendre des décisions rapides.
Système accord-gamme. Le système accord-gamme implique de sélectionner des gammes qui correspondent aux accords d'une progression. Ce système fournit un cadre pour créer des mélodies qui sont à la fois harmoniquement et mélodiquement intéressantes.
Chromatisme et techniques avancées. Les techniques avancées d'improvisation incluent le chromatisme, l'échange modal et la polytonalité. Ces techniques permettent aux musiciens de créer des solos complexes et expressifs qui repoussent les limites de l'harmonie traditionnelle.
Dernière mise à jour:
Avis
La théorie musicale : De débutant absolu à expert par Nicolas Carter reçoit des avis partagés. Beaucoup louent sa couverture exhaustive des concepts de la théorie musicale, des bases aux sujets avancés. Les lecteurs apprécient les explications claires et la progression logique. Cependant, certains critiquent le livre pour sa complexité, qui pourrait être trop élevée pour de véritables débutants, risquant ainsi de submerger les novices. L'ouvrage est reconnu pour sa profondeur et son utilité pour ceux qui possèdent déjà une certaine expérience musicale. Bien qu'informatif, certains critiques suggèrent qu'il serait peut-être mieux adapté aux apprenants intermédiaires ou à ceux ayant une aptitude pour la théorie musicale, plutôt qu'aux débutants absolus.